Catalogue > Liste par artiste
Parcourez la liste complète des artistes présentés dans le cadre des Rencontres Internationales depuis 2004. Utilisez le filtre alphabétique pour affiner vos recherches.  mise à jours en cours 
Charlène marchand
Catalogue : 2011L'attaque des clones | Vidéo | dv | couleur | 1:2 | France | 2009
Charlène marchand
L'attaque des clones
Vidéo | dv | couleur | 1:2 | France | 2009

Série de phénomènes de rues.


Charlène Marchand est née en 1985 à Nancy, vit et travaille à Nancy. Après une année en Mise à niveau en Arts Appliqués, elle décide de développer sa pratique artistique en intégrant l?École des Beaux-arts de Metz pendant 5 ans, obtenant son DNSEP. Sa production s?emparant notamment des images du quotidien, elle s?oriente par la suite dans un Master cinéma et audiovisuel intitulé «filmer le réel» à l?IECA à Nancy. En parallèle et depuis 2007, elle s?investit en tant que reporter photo/vidéo au sein de l?association Monptidoi. "Comme écrit Pierre Tilman à propos de Robert Filliou, je tente de « donner une charge de sens aux actes de la vie ordinaire ». Ainsi, mon travail s?articule autour du quotidien, sa banalité, ses accidents et ses dérapages ; comme une peinture des choses qui nous entourent, traitée avec humour, ironie et/ou sensibilité. A travers des médiums tels que la photographie, la vidéo et l?édition notamment, je développe un travail où la notion d?association est quasi omniprésente : association d?images, de situations, d?états des choses? Partant d?une observation, d?un regard singulier sur le quotidien, mes images, issues d?une collection, créent du sens en se confrontant et proposent une dimension inopinée?"

Alain marcoen
Catalogue : 2005sonia | Documentaire | betaSP | couleur | 48:0 | Belgique | 2004
Alain marcoen
sonia
Documentaire | betaSP | couleur | 48:0 | Belgique | 2004

Bruxelloise, « bourgeoise » et intellectuelle, Sonia a 52 ans et elle exerce la prostitution depuis 30 ans. Assise en vitrine, elle nous dit aimer son métier et ses clients. Mais comment définir cette manière d?aimer ? Quel est son rapport à la séduction, au corps et aux hommes ?


Nathalie Delaunoy est née à Etterbeek, en Belgique, en juin 1974. Après des études en communication elle participe, à divers postes, sur des productions belges, comme le documentaire Ouvrières du monde de Marie-France Collard en 1999 ou 25 degrés Celsius en hiver de Stéphane Vuillet en 2003. En 2004 elle réalise son premier documentaire Sonia.

Guilherme marcondes
Catalogue : 2006Tyger | Animation | dv | couleur et n&b | 4:30 | Brésil | 2006
Guilherme marcondes
Tyger
Animation | dv | couleur et n&b | 4:30 | Brésil | 2006

A giant tiger mysteriously appears in a big city. It will reveal the hidden reality in an otherwise ordinary night.

Guilherme Marcondes was born in São Paulo, Brazil. He started working as an illustrator when he was still in Architecture school. In 2000 Guilherme went to the Brazilian animation studio Lobo where he worked for five years for clients such as Diesel, Cartoon Network, and Nickelodeon. After that he spent some time in London directing the build-up campaign for the Europe Music Awards 2005 for MTV Networks and then went back to São Paulo as a freelancer. Guilherme Marcondes is currently working at Motion Theory in California and directing short-films.

Shahar marcus, daniel landau
Catalogue : 2013Seeds | Vidéo expérimentale | hdv | couleur | 5:3 | Israel | 2012
Shahar marcus , daniel landau
Seeds
Vidéo expérimentale | hdv | couleur | 5:3 | Israel | 2012

The work ?Seeds? explores the phenomenon of the buried mines that exist in Israel and the world over, exposing how these areas still carry the consequence of the war within their soil while supporting the new populations who must inhabit the conflict area. It examines the power of the present moment in these places where efforts are beginning to shift these death zones into places that consciously affirm life, embracing continuity in the very place where it once was blocked.

Shahar Marcus (b. 1971) is an Israeli based artist who primary works in the medium of performance and video art. His initial works dealt with the exploration of his own body and its limitations‐ incorporating various perishable materials, such as dough, juice and ice. His body served as an instrument, a platform on which various ?experiments? took place: lying on the operating table, set on fire, dressed in a ?bread suit? and more. Food is also a major theme in Marcus?s works. For instance, his recurrent use of bread as a symbol of essentiality and survival is juxtaposed with military symbols. By working with food, a perishable, momentary substance and by turning it into a piece of clothing or a set, Marcus also flirts with art history; transforming arbitrary objects and materials into something immortal and everlasting. His early video‐performances feature himself along with other artists, with whom he had collaborated in the past. However, in his recent works, Marcus appears by himself, while embodying different roles and characters. ?The man with the suit? is a personage that was born from an intuitive desire to create a ?clean‐cut? version of an artist, juxtaposed to the common visual stereotype of the artist as a laborer. Drawing influence from Magritte?s familiar figure‐ the headless suit, a symbol of Petite bourgeoisie, Marcus embodies this man with a suit as an artist who is in charge, a director. His most recent works deal with local political issues, by approaching iconic Israeli landmarks with a critical and humorous point of view. Thus, Marcus reflects on his own heritage, environment and the creation of local historical narratives. His works are influenced by the visual language of cinematography along with familiar themes and tributes to art ? history and artists, such as Ives Klein, Paul McCarthy, Peter Greenway and Jackson Pollack. *Shahar Marcus is an active artist for over a decade and has exhibited at various art‐ institutions, both in Israel and around the world, including: The Tate Modern ,The Israel Museum, Tel Aviv Museum of Art, Petach Tikva Museum of Art , Charlottenburg, Copenhagen‐ Kunsthalle , Moscow Biennale, Poznan Biennale, Moscow Museum of Modern Art and at other art‐ venues in Poland, Italy, Germany, Georgia, Japan, the USA and Turkey. Many of his works are a part of various important collections, such as The Israel Museum, Tel Aviv Museum of Art, Petach Tikva Museum of Art as well as art‐ intuitions in Poland and Italy.

Elke marhÖfer
Catalogue : 2014prendas - ngangas - enquisos - machines {each part welcomes the other without saying} | Doc. expérimental | 16mm | couleur | 25:50 | Allemagne | Cuba | 2014
Elke marhÖfer
prendas - ngangas - enquisos - machines {each part welcomes the other without saying}
Doc. expérimental | 16mm | couleur | 25:50 | Allemagne | Cuba | 2014

A film shot in Cuba. Not an anthropological film, nor a narrative documentary or a film essay, but certainly a film concerned with foreignness and difference. Mostly shot in the hilly communes of Yateras, searching for long disappeared clandestine settlements, so-called palenque, where African slaves, Taínos and Chinese forced laborers, freed themselves from colonial violence, the film narrates a sense of place, which is real and imaginary at the same time. It questions, if it possible to communicate something of the soul of a place, steeped in histories of revolution and dissidence, without relying on didacticism or storytelling, without taking recourse on hierarchical distinctions between the ordinary and the extraordinary, the animate and the inanimate, the macro and the micro? Wondering what heritage (colonial) anthropology leaves behind, or rather, if it is possible to escape from the systems of signification that constitute foreignness, without getting detached from the palpable realities of the world? What if there was a way to approach the foreign by relying on the affects of the world that pass through us, giving way to perceptive cartographies, mapping out nameless intensities and collective sensitivities, leaving space for the non-human, including vegetables and animals that colonized the New Land? In this film, Cuba does not appear as an “outside” to a “Western” inside, but as a sensible texture without anchor or vanishing point, where humans are a part of the composition rather than the principal element.

Elke Marhöfer, born in the year of the goat in Baracoa/Cuba, studied Fine Art at the University of the Arts in Berlin, at the School of the Art Institute of Chicago and at the Whitney Independent Study Program in New York City. Via the potentialities of moving image and suppositious writing Marhöfer works with notions of self-admitted foreignness, radical othering, heterogeneous perceptions of time, the ahistorical and disorientations of narratives. She revises notions of animal, vegetal and object relations. Since 2010 she pursues a PhD at the University of Gothenburg. Projects have received fellowships, grants, and generous support from Courtisane Festival Ghent, Images Film Festival Toronto, IASPIS Residency, Whitney Independent Study Program, Cité des Art International Paris. Art exhibitions include the Manufactura`s Studio Wuhan, FCAC Shanghai, the Houston Museum of Fine Arts, Museum für Gegenwartskunst Siegen and The Showroom, London.

Cedric maridet
Catalogue : 2006_habitus | Création sonore | 0 | | 30:0 | France | Hong Kong | 2006
Cedric maridet
_habitus
Création sonore | 0 | | 30:0 | France | Hong Kong | 2006

_habitus est une oeuvre acousmatique basée sur un système d'improvisation créé pour une performance en temps réel à Honk-Kong. Deux micros furent installés de manière à enregistrer les sons provenant du patio de la galerie Habitus qui fait face à des autoroutes, tramways le port Victoria et qui est proche d'un héliport. Ces sons constituent l'unique source de cette oeuvre qui explore les variations dans un environnement improvisé. Dans l'ensemble de la création, la dimension temps réel de la performance est conservé, le son subissant des transformations sans interrompre le continuum sonore. Le montage créé pour la performance et sa source sonore particulière ont servi à composer une nouvelle oeuvre acousmatique qui ne se focalise plus sur la perception simultanée de son réel et distordue dans un espace physique. On passe de l'aspect réellement physique d'une expérimentation directe de la performance à mise en avant des sons pour eux-mêmes, ainsi que la création d'une image-son à partir des sons urbains, image-son dans laquelle on perçoit toutes les qualités de la performance. La structure globale de l'oeuvre est caractérisée par l'évolution lente de sons bruts vers des sons abstraits, pour ensuite finir avec des sons d'un environnement réel. Au sein de cette structure, on retrouve plusieurs mouvements qui explorent autant de possibilités de transformation de ces sons. Les divers événements sonores provenant du milieu original, comme par exemple des voitures, des trams et bus qui passent, perdent lentement leur modulation caractéristique par des transformations, pour devenir un matériau de création d'objets sonores divers qui évoluent au gré des modulations que le compositeur intègre. Le but de l'oeuvre est de de créer un voyage acousmatique pour les auditeurs, utilisant les changements possibles de leurdis mode d'écoute.


Né en France en 1973, il travaille et vit à Hong-Kong depuis 1999 et est actuellement doctorant en arts média à plein temps à la School of Creative Media, City University de Hong-Kong. Il fonda en juin 2004 le label de musique éléctronique monème, basé a Hong-Kong. Il a pris part à des performances et des expositions à Hong-Kong et New-York. Ses oeuvres individuelles et collectives [a.k.a symposium 4H] ont été publié dans une compilation, M001 (monème, 2004). Il a reçu le Prix d'Excellence à la Biennale d'Art 2005 de Hong-Kong pour sa vidéo Huangpu. Il a récemment sorti un nouveau CD audio, _habitus, qui est basé sur une performance en temps réel à Hong-Kong en novembre 2005. En tant qu'artiste résident du Centre d'Art Visuel de Hong-Kong, il travaille actuellement sur une installation sonore (I/O Flows) basée sur un système sonore en temps réel. Son travail se concentre sur les enregistrements sur les terrain, la construction d'espaces sonores modifiés, les intéractions entre son, vidéo et architecture.

Natalia marin sancho
Catalogue : 2016New Madrid | Vidéo | 4k | couleur et n&b | 9:0 | Espagne | 2016
Natalia marin sancho
New Madrid
Vidéo | 4k | couleur et n&b | 9:0 | Espagne | 2016

New Madrid is an essay about a failed utopia and a failed copy in the shape of a journey throughout the eight cities of Madrid in the United States. As I was putting together the project “Árboles” (about urban planning as a tool for colonisation and self-colonisation) alongside the Los Hijos collective, I found out about New Mexico's Madrid. Later I would also find seven other places named the same way located in the states of Alabama, Colorado, Iowa, Missouri, Nebraska, New York and Maine. Developed in the context of a crisis, the piece had to be limited to that American country – considering that cities named like this can be found in several regions of the globe –, given that this was the last territory which made utopia possible, and that was conceived to enable new communal experiments which led to all kinds of religious and sociological experiments.

Natalia Marín Sancho, born in Zaragoza in 1982, is a video artist and teacher. In 2008, she founded the experimental film collective Los Hijos, together with Javier Fernández Vázquez and Luis López Carrasco. “Los materiales”, her first full-length film was awarded the Jean Vigo Prize for Best Director at the Punto de Vista International Festival in 2010 and also received a Special Mention from the FIDMarseille jury. Her work has been screened at various international festivals and at exhibition spaces such as the MUSAC, Guggenheim Bilbao, Centre Pompidou, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, and Anthology Film Archive. She has also participated in group exhibitions at the Tabakalera International Centre for Contemporary Culture in San Sebastián, the PhotoEspaña and the La Casa Encendida, amongst others. As a teacher, she is currently working for the Escuela Internacional de San Antonio de Baños (Cuba), the Círculo de Bellas Artes and the ECAM (The Madrid Film School).

Ivan marino
Catalogue : 2005Five pictures of a Seated Woman | Doc. expérimental | dv | couleur et n&b | 23:0 | Argentine | Espagne | 2005
Ivan marino
Five pictures of a Seated Woman
Doc. expérimental | dv | couleur et n&b | 23:0 | Argentine | Espagne | 2005

"Ce documentaire poétique, réflection profonde sur le temps et la mort, retrace les 5 dernières années da la vie d'une femme. On peut la voir dans des situations, des scènes de tous les jours, tricotant, mangeant, dormant." Festival International de la Vidéo d'Art Electronique, Brésil. "Poderosa reflexão sobre o tempo e a morte, o documentário poético acompanha os cinco últimos anos de vida de uma mulher, com registros de situações corriqueiras, em que ela aparece tricotando, comendo, cochilando." Festival International de Arte electronica Videobrasil


Iván Marino, réalisateur vidéo et artiste multi-média, est né en Argentine en 1968. Durant son activité professionelle il a été professeur dans différentes universités: nationales et internationales. En 1977, il fut invité au Filminstitut (HDK- Hochschule der Künste, à Berlin) en tant que professeur- visiteur pour étudier la forme documentaire. De 1997 à 1998 il fut professeur en visite à l'Université de Californie à Los Angeles (Département Film et TV), où il se spécialisa dans l'Art Digital. En 1999 il reçut un prix du Centre d'Art et Design MECAMedia (Ecole Supérieure de Design, Université Ramón Llull) pour la recherche et la réalisation d'art du média. Depuis, il vit à Barcelone. Il s'occupe actuellement de plusieurs cours d'Art Electronique et de Design Digital (Université ESDI Ramón Llull). Il donne aussi des cours de Système de Design Interactif pour programme de maitrise internationale et collabore avec des professeurs de l'Université Pompeu Fabra, à Barcelone(IUA).Iván Marino a été aussi en charge de séminaires tout en assurant des cours d'éducation dans différentes universités en Argentine (Universidad Nacional 3 de Febrero, Universidad Blas Pascal),en Colombie (Universidad Nacional de Cali, Universidad de Caldas),tout comme d'autres centres académiques. Durant sa carrière professionelle, il a créée pour le cinéma, la vidéo et les moyens interactifs, tels que le Web ou l'internet en général. Son oeuvre a été présenté dans différentes manifestations internationales et a reçu des prix aux festivals d'Hannover (Festival du Film International, Allemagne,1997), BHZ Brésil (Belo Horizonte, Brésil, 1995), Videobrasil (San Pablo, Brésil, 1997), Festival du Film de Buenos Aires (Sueños Cortos, Argentine, 2003), pour n'en citer que certains. Il a reçu des financements de la part de la Fondation Rockefeller, MacArthur (Etats-Unis), Fondation Antorchas (Argentine), Goethe Institut (Berlin), et reçut un prix du ZKM (Centre pour l'Art et Média, Karlsruhe, Allemagne) ainsi que de l'Université de Californie, Los Angeles (UCLA). source: La Caixa

Franco marinotti
Catalogue : 2006PLAY Gallery | 0 | 0 | | 0:0 | Suisse | Allemagne | 2007
Franco marinotti
PLAY Gallery
0 | 0 | | 0:0 | Suisse | Allemagne | 2007

PLAY est une galerie et un showroom pour des projets artistiques, révélant à quel point le cinéma, la vidéo et l'art s'influencent réciproquement. Loin des distinctions classiques de genres, de nouveaux langages narratifs et visuels constituent une alternative au flot d'images et à la publicité à caractère subliminal diffusés dans les mass médias traditionnels. Le but et le principal intérêt de cette galerie résident principalement dans la transformation des modèles visuels du visiteur et du spectateur autant que des modes de perception, afin de l'inviter et de le fasciner de manière positive. Dans cette perspective, PLAY invite les artistes, les directeurs et les cameramen à présenter les idées de leur projet qui seront ensuite réalisées pour cet espace. Le savoir-faire technique, et les fondements théoriques du projet sont considérés comme aussi importants l'un que l'autre. C'est pourquoi, une emphase toute particulière est donnée à la coopération avec les universités et les académies afin d'élaborer ce type nouveau de conception durant des ateliers, avec la participation des élèves et des professeurs. Dans ce même contexte, les meilleurs "offs" provenant de festivals sont présentés sur des écrans et examinés par des spécialistes.


Franco Marionetti a fondé la société de production cinématographique et d'édition de livres d'artistes, "Fine Arts Unternehmen Ag" en 1999, à Zug, en Suisse. En 2000, il a ouvert "Artinprogress", un espace d'exposition à Berlin et en 2002 il a ouvert la "PLAY_gallery" consacrée aux images fixes et en mouvement à Berlin, pour se concentrer sur la vidéo et le cinéma. En 2003, il a lancé Fair Play, un festival annuel de vidéo et de cinéma à Berlin. En 2007, il a commencé le projet ?Mera Coincidencia?, à Lisbonne, en collaboration avec l'artiste Javier Penafiel.

Isabel marÍa lÓpez
Catalogue : 2007The Face and The Face | Doc. expérimental | dv | couleur | 25:0 | Espagne | USA | 2005
Isabel marÍa lÓpez
The Face and The Face
Doc. expérimental | dv | couleur | 25:0 | Espagne | USA | 2005

Glenn and Carmen, the protagonists of this documentary, are portrayals of two lives immersed in American culture. Of Hispanic origin, both of them believe they have "made it in Gringo-land". They are identities consolidated in archetypes and social superficiality: this is what each of their lives represents. The two faces of "The Face and The Face". Born in New York, Glenn Neil travels around during the day in a Hummer, a powerful vehicle used by the US Army that his company has lent to him to promote PEPCID, a stomach antacid marketed primarily to Neil's original community: the Hispanic population. In the other video, the camera follows Carmen, an Argentinean, on her habitual late-night tour of the places where she works in Manhattan. With her piano/synthesiser, she drives to restaurants and nightclubs, usually Latin, playing her repertoire of songs to make people's evenings more enjoyable.

Isabel María was born in Mérida,Spain in 1972. While finishing her degree in Fine Arts at the Universidad Complutense of Madrid, she also completed a residency in the artist Urs Lüthi's, HBK, Germany, from 2000 to 2002. The following year she received her doctorate in Image Art from the Fine Arts Department of the Universidad Complutense of Madrid, and she is currently completing her doctoral thesis on Framing methods: The camera like writing in video art. Isabel María has received the following awards and grants: First Honourable Mention in the III Photography Contest of the El Cultural supplement in the newspaper El Mundo, 2003; Finalist in Camel Arte 03, video art section, Barcelona, 2003; El Brocense Cultural Institution Prize artwork acquisition, Cáceres, 2004; First Honourable Mention in "5ª Biennialal from Vic" Barcelona, 2006-2007; artist grant from MediaLabMadrid/Conde Duque, Madrid, 2002; F.P.U. Research Grant, Ministry of Education, Culture and Sports, Madrid, 2003-2006; M.E.C., Madrid, grant for MoMA, New York, 2004; and in 2005 she received an M.E.C. grant for the Video Data Bank at the School of the Art Institute of Chicago. Recently, she was selected by Contemporary, the London art magazine, in the first Contemporary Annual 2006, as one of the 50 international emerging artists.

Jenny marketou
Catalogue : 2014Flows | Vidéo | hdv | couleur | 13:17 | Grèce | 2014
Jenny marketou
Flows
Vidéo | hdv | couleur | 13:17 | Grèce | 2014

FLOWS : Working very closely with the indigenous communities with the intention to explore the female voice as a political weapon and the dialectic that are embedded in the moving image and which can generate political action embarking from grass root groups as those of the AfroColombian Diaspora who settled in the mountains of Santa Maria near Cartagena .Their lyrics embodied in their songs are social and communal messages engage with various issues connected with identity, their struggles for preservation, drug wars, death, and in general echoing their personal encounters with their past . The protagonists by choice are all women and the narrative is ruptured by the intervention of a male cello player whose face is never revealed as well as by incorporating pixilated clips appropriated from the archival excess of you tube and video. Both interventions have a symbolic meaning showing the cracks in the representation system.

Jenny Marketou is Greek born and New York based interdisciplinary artist who has participated in a number of leading exhibitions of contemporary art, such as Manifesta, as well as international art biennials such as Prague in Chez Republic; Cartagena des Indias in Colombia, Athens in Greece; Seville in Spain ,Sao Paolo in Brazil , Venice and Istanbul .Her solo exhibitions have been hosted by art institutions, such as, Centre of Contemporary Art (CCA) Glasgow in Scotland; Museum de Arte Reina Sofia, Madrid ; the ARTIUM Museum of Contemporary Art in Vitoria, Bilbao, Spain; Kumu Art Museum, Tallinn Estonia; National Museum of Contemporary Art in Athens; ZKM, Karlsruhe, Germany; the Van Abbemuseum in Eindhoven; Cornerhouse, Manchester, UK; The New Museum in New York City; Queens Art Museum, Queens, New York among others. She earned her MFA at Pratt Institute in Brooklyn New York and she has also taught at Cooper Union School of Art . As of 2015 she will be teaching at the School of Art at CAL ARTS (California Institute of the Arts) in California. Marketou is the author of numerous texts on issues concerning moving image including the photography book The Great Longing , Kedros Publishers, Athens, Greece.

Jenny marketou
Catalogue : 2007DE_LETE | Doc. expérimental | dv | couleur | 2:0 | Grèce | USA | 2006
Jenny marketou
DE_LETE
Doc. expérimental | dv | couleur | 2:0 | Grèce | USA | 2006

La frontière est un lieu construit artificiellement qui se matérialise lorsque les gens le traversent. Nous sommes habitués à voir dans les médias des images violentes et agressivesde la frontière, utilisées pour manipuler l'opinion publique sur l'immigration illégale et la sécurité nationale. De Lete a été tourné sur la frontière entre Tijuana et San Diego, avec pour toile de fond le petit village de Las Playas au golf du Mexique. De Lete donne une vision alternative de la frontière. Le film est au carrefour de plusieurs genres, formel, documentaire et philosophique. La caméra capte l'activité humaine le long de la barrière en fil de fer de la frontière, anticipant le crime. A notre surprise, la frontière se matérialise seulement quand les gens de tous âges viennent des deux côtés pour s'adonner à une communication intime. Ainsi, la barrière se transforme en point de rencontre, et aucune tentative pour la traverser n'est faite. Tandis que cet acte de tous les jours se répète au ralenti, la frontière disparaît et devient soudain un lieu ambivalent à la croisée de deux cultures; un nouvel espace social aux relations discrètes. C'est un espace reculé, contrôlé par des forces invisibles.


Jenny Marketou est née à Athènes, en Grèce, et vit à Brooklyn, où elle réalise des installations vidéo, internet, des photographies et des dialogues publiques. Son travail est influencé par la musique, l'art et les nouveaux médias. Son inspiration première est liée à de nombreuses lectures, que l'on peut voir comme une culture du paysage. Son oeuvre a été montrée dans des musées et des galleries aux niveaux national et international et a reçu de nombreuses bourses et a fait de nombreuses résidences d'artistes à travers le monde. Elle possède un Master of Fine Arts du Pratt Insitute de Brooklyn et enseigne en tant que professeur adjoint la photographie et l'art interdisciplinaire à la Union School of Art and Science de New York. Elle est l'auteur d'un livre avec photographies et entretiens: "The Great Longing: The Greek Immigrants of Astoria ,Queens".

Filip markiewicz
Catalogue : 2017Celebration Club | Fiction expérimentale | hdv | couleur | 23:10 | Luxembourg | Royaume-Uni | 2017
Filip markiewicz
Celebration Club
Fiction expérimentale | hdv | couleur | 23:10 | Luxembourg | Royaume-Uni | 2017

Celebration Club (2017) is a film made over the course of one week in Northampton following the Brexit referendum.The film captures musicians of different generations and origins talking about the changing society and making music, including punk scholar Roy Wallace, rapper Phundo Art, avant-garde black metal band Denigrata and the Northampton Male Voice Choir performing Robbie William’s Angels in a local church.

Luxembourger of Polish origin, Filip Markiewicz (born in 1980) is a multidisciplinary artist expressing himself through drawing, video, music, theatre and installations thereby creating a visual body of work using diversified media. His work is not intending to be a kind of political activism, but rather to develop an almost surreal language consolidating different expressions. In 2015 Filip Markiewicz represented the Grand Duchy of Luxembourg at the 56th Venice Biennale with his project "Paradiso Lussemburgo". In 2017 he produced his first theater play "Fake Fiction" at the Theater Basel. In 2018, he will present his monographic exhibition "Celebration Factory" at the Casino Luxembourg - Forum d`Art Contemporain.

Jelena markovic
Catalogue : 2016Durch | Fiction | hdv | couleur | 13:7 | Serbia | 0
Jelena markovic
Durch
Fiction | hdv | couleur | 13:7 | Serbia | 0

I was overwhelmed by a sense of the wrongness of what was happening, or if not by the wrongness, then by the sheer pace of events. I felt that you would have been disappointed at how quickly I had accepted the news of your death, and how readily we had set in motion the machinery of memorialization. One minute i was looking forward to meet you in our old flat, headed home from a long time away; the next minute I came in and I was burying you.

Jelena Markovic holds a Bachelor`s Degree from Academy of Arts, University of Belgrade, and a Master`s Degree from Hochschule for bildende Kunste Hamburg, mentored by Angela Schanelec. Born 1987. in Belgrade, Serbia. Lives and works in Berlin, Germany.

Randa maroufi
Catalogue : 2017Stand-by Office | Doc. expérimental | hdv | couleur | 13:0 | Maroc | Pays-Bas | 2017
Randa maroufi
Stand-by Office
Doc. expérimental | hdv | couleur | 13:0 | Maroc | Pays-Bas | 2017

Un groupe de personnes dans un environnement de bureau. Des gestes quotidiens de travail sont observés dans tout le bâtiment. Rien ne semble être déplacé. La caméra circule continuellement et change progressivement notre perception de cet espace. On se pose la question : qu’est ce que signifie ce bureau pour ce groupe de personnes ? "We Are Here" est un groupe de réfugiés à Amsterdam qui ne reçoit aucun logement fourni par le gouvernement, mais ne peut pas non plus travailler. Le groupe a décidé de rendre visible la situation inhumaine qu’ils doivent vivre, en ne se cachant plus, mais en montrant la situation des réfugiés qui sont "en dehors de la loi" aux Pays-Bas.


Diplômée de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, de l’École Supérieure des Beaux-Arts d’Angers (France) ainsi que du Fresnoy (France). Randa Maroufi est de cette génération advenue avec le règne des images. Elle les collectionne avec autant d’avidité que de méfiance, se pose sans cesse la question de leur véracité. Sa recherche se situe entre le reportage, le cinéma et l’étude sociologique qu’elle poursuit en réalisant des fictions ambiguës qu’elle met au service du réel, et le champ de ses expérimentations s’étend de l’occupation de l’espace public à la question du genre, dont elle relève les mécanismes de construction. Son travail qui se traduit essentiellement à travers la photographie, la vidéo, l’installation, la performance et le son, a été présenté lors d’événements d’art contemporain et de cinéma majeurs tels que La Biennale de Marrakech (2014), Les Rencontres photographiques de Bamako (2015), Le Museum of Modern Art à New York (2016), Le Dubai Photo Exhibition (2016), Le Festival International du court-métrage de Clermont-Ferrand (2016), le VIS Vienna Independent Shorts (2016), le FID Marseille (2016) etc. Son film Le Park a reçu plus d’une vingtaine de prix tels que le prix ADAGP Art numérique – Art vidéo (2015), Videonale Award of the fluentum Collection (2017), le prix du jury au Festival International du film de Rotterdam (2016), le prix du meilleur court métrage au festival IBAFF etc.

Randa maroufi
Catalogue : 2016La Grande Safae | Fiction expérimentale | 4k | couleur | 15:56 | Maroc | 2014
Randa maroufi
La Grande Safae
Fiction expérimentale | 4k | couleur | 15:56 | Maroc | 2014

Le film s’inspire librement d’un personnage connu sous le nom de La Grande Safae. Travesti, il a passé une période de sa vie en tant qu’employé de maison dans ma famille, qui ignorait son identité sexuelle "réelle".


Née en 1987 à Casablanca (Maroc). Diplômée de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan (Maroc), de l’École Supérieure des Beaux- Arts d’Angers (France) ainsi que du Fresnoy (France). Randa Maroufi s’intéresse à la mise en scène des corps dans l’espace public ou intime. Une démarche souvent politique, qui revendique l’ambigüité pour questionner le statut des images. Son travail qui se traduit essentiellement à travers la photographie, la vidéo, l’installation, la performance et le son, a été présenté lors d’événements d’art contemporain et de cinéma majeurs tels que le Salon de Montrouge en 2015, la Biennale de Marrakech en 2014, les Rencontres photographiques de Bamako en 2015, Les Rencontres Internationales de Photographie de Fés en 2015, le Festival International du film de Rotterdam en 2016, le Museum of Modern Art à New York en 2016, le Dubai Photo Exhibition en 2016, le Brandts Museum à Odense en 2016... Elle vit et travaille entre le Maroc et la France.?

Lynne marsh
Catalogue : 2010Plänterwald | Art vidéo | dv | couleur | 18:15 | Canada | Allemagne | 2010
Lynne marsh
Plänterwald
Art vidéo | dv | couleur | 18:15 | Canada | Allemagne | 2010

Plänterwald is filmed on the site of a former GDR amusement park built in 1969 and abandoned after unification. Its rollercoaster and ferris wheel sit motionless at the edge of the city of Berlin. After being closed to the public for almost a decade the rides and fairground structures ? once providing a distraction from everyday realities ? are left to a gradual process of decay and overgrowth. Paradoxically this derelict site is patrolled and protected by security guards who on the one hand attempt to maintain its separation from the public sphere and contemporary life yet at the same time position it in the present social and economic conditions. The video stages a journey in, over and through this bordered off park evoking the exceptional conditions of its persistent existence. Positioning the security guards as the guardians of a ?dead? space, the work plays on the absurdity of the use of force and notion of property in relation to the decay and obsolescence of the site. Plänterwald pursues an exploration of a world held together by an internal logic, and quietly, yet relentlessly - like the defunct rollercoaster - echoes the rumbles of deep social and political fault lines and their explosive potential.

Lynne Marsh is a Canadian artist who divides her time between Montréal, Berlin and London where she teaches at the University of Hertfordshire. Working predominately with video, installation and sound her practice explores the cultural and social concerns that operate at the convergence of performance, choreography, speculative fiction and staged events. Her most recent works, shot respectively in a sports stadium, a TV studio and an abandoned amusement park investigate the inscription of individual bodies in architectural environments built for mass consumption. Her works present conceptual and visual experimentations that create a space for us to speculate on the present concept of the individual and its contemporary exertion of pressure as a political subject. Marsh?s video installations have been exhibited in solo exhibitions including Kunstlerhaus Bethanien, Berlin, Steve Turner Contemporary, Los Angeles, the Musée d`art contemporain de Montréal and Danielle Arnaud contemporary art, London and group exhibitions including Catastrophe, the Québec City Biennial and There is no audience, at Montehermoso, Vitoria-Gasteiz, Spain. A monograph on her works entitled Lynne Marsh, was produced by the Musée d`art contemporain de Montreal and the Musée régional de Rimouski.

Lynne marsh
Catalogue : 2017Tragedy | Vidéo | mov | couleur | 116:53 | Canada | Royaume-Uni | 2015
Lynne marsh
Tragedy
Vidéo | mov | couleur | 116:53 | Canada | Royaume-Uni | 2015

“ Tragedy ” brings forth an altered experience of the infamous opera La traviata. Producing a new mise-en-scene composed of the routine labour around the stage, the film is an enquiry into the nature of performance, re-framing the culture of the work place and the “ grand narratives ” of the opera. Mimicking the framing device of a play within a play, the film exposes a production of production while tracking the processes at work behind the scenes during live performances at The Grand Theatre and Opera House, in Leeds, UK. The film captures the movement, work and conversations of stage managers, backstage crew and offstage performers, bringing an operatic tradition into context with present-day realities and pronouncing the mechanics that create an experience. These individuals develop as characters in a new alternative performative event over the three acts of the live performance. Direct parallels are drawn between the urgency and tension of the live performance onstage and the choreography played out offstage, where discrete conversations between characters behind the scenes marry up with the dialogue taking place in the libretto. Keeping true to the “ real-time ” of the live performance and in reference to the live screen-based broadcasts of theatrical productions in cinemas, “ Tragedy ” provides a counterpoint, directing our attention to the theatre that exists aside the stage.

Lynne Marsh is a Canadian artist, currently living and working in Los Angeles. Her practice is concerned with questioning the status of the image through mediation, technology and production. Ideas central to Lynne Marsh’s practice include offstage space; production-in-production; affective and cultural labour; music as a framing device; and the Brechtian revealing of the mechanics of cultural and theatrical production. Her works capture the behind-the-scenes workings and turn the camera onto subjects whose labour and gestures support and mediate events. In doing so, her works address the political dimension of its scenography. Marsh’s formal and conceptual strategies emphasize the camera’s performance as a means to reconfigure social space, presenting the mechanics that create an experience as a type of theatre or performance in its own right. Solo exhibitions of her work have been presented at Berlinische Galerie (2017); Opera North, Leeds (2016); fig2@Institute for Contemporary Art, London (2015); Scrap Metal, Toronto International Film Festival (2014); and Musée d’art contemporain de Montréal (2008). Her work has been featured in biennials and at institutions including La Biennale de Montréal (2014); The National Gallery of Canada, Ottawa (2012); 53 Art Museum, Guangzhou (2011); The Québec City Biennial (2010) and the 10th International Istanbul Biennial (2007).

Nicolás martella
Catalogue : 2015The hangover | Film expérimental | hdv | noir et blanc | 3:7 | Argentine | 2014
Nicolás martella
The hangover
Film expérimental | hdv | noir et blanc | 3:7 | Argentine | 2014

Opening title sequence from "The hangover" and "The Hangover part II" movies with titles censored and no sound.

Nicolás Martella (1978, La Plata, Argentina). Lives and works in Buenos Aires. He study photography with Ataulfo Perez Aznar. He participated in workshops of photography and video with Juan Travnik, Gabriel Valansi, Martín Rejtman, Andrés Di Tella and Mariano Llinás. Solo exhibitions (selection): Slideshow (2013); Contemporáneas (Contemporary) (2007). Group exhibitions (selection): 2014: XIX Bienal de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (XIX Santa Cruz de la Sierra`s Biennial, Bolivia); 2013: Premio Fundación Andreani (Fundación Andreani Prize), 102º Salón Nacional de Artes Visuales (102º National Visual Arts Prize); 2010: II Premio AMEC de Fotografía Argentina, Museo Emilio Caraffa (2º Argentinian Contemporary Photography Award). Awards: 2014 XIX Bienal de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (XIX Santa Cruz de la Sierra`s Biennial, Bolivia); 2013 102º Salón Nacional de Artes Visuales (102º National Visual Arts Prize); 2006 Argentinean Visual Arts Award – O.S.D.E. Foundation. Residencies: 2014 Arteles Creative Center, Haukijärvi, Finland.

Darrin martin
Catalogue : 2005Monograph in Stereo | Vidéo expérimentale | dv | couleur | 17:20 | USA | 2005
Darrin martin
Monograph in Stereo
Vidéo expérimentale | dv | couleur | 17:20 | USA | 2005

Monograph in Stereo utilise des techniques documentaires et expérimentales pour exprimer le combat contre la perte auditive congénitale et opérationnelle et les acouphènes, un son persistant dans l?oreille ; une perception auditoire fantôme.


Les vidéos et performances de Darrin Martin ont été exposées internationalement lors de festivals et dans des musées dont le Museum of Modern Art et le DIA Center pour les arts de New York, le Los Angeles Museum of Contemporary Arts, et l?European Media Art Festival en Allemagne. Ses installations ont été montrées lors expositions comme la Kitchen à New York, WRO Media Arts Biennale en Pologne, et la Pacific Switchboard de Portland, dans l?Oregon. Il collabore souvent avec Torsten Senas Burns. Leurs ?uvres communes furent montrées lors d?expositions dont celle du New York Video Festival, The Oberhausen Short Film Festival, Cinematexas, The Madrid Museum of Contemporary Art, The Paris/Berlin International et Eyebeam de New York. Ils ont aussi lancé une projet net art DSL dont le titre est : Lesson Stalls : learning nets à http://www.eai.org/lessons commissionné par Electronics Arts Intermix.

Raya martin
Catalogue : 2007Maicling pelicula nañg ysañg indio nacional | Fiction | 35mm | couleur et n&b | 95:0 | Philippines | 2006
Raya martin
Maicling pelicula nañg ysañg indio nacional
Fiction | 35mm | couleur et n&b | 95:0 | Philippines | 2006

"Maicling pelicula nañg ysañg indio nacional" se passe dans les années 1890, alors qu'aux Philippines se prépare une révolution contre l'Espagne. C'est une collection de films d'actualité muets tournant autour d'un indio, l'homme ordinaire de l'époque coloniale.


Raya Martin est né en 1984 à Manille, aux Philippines. Diplômé de l'université de cinéma des Philippines en 2005, il a travaillé comme scénariste et chercheur pour la télévision locale, la presse, la radio et des magazines sur internet. Son court-métrage "The visit" a remporté le Ishmael Bernal Award pour le jeune Cinema au Cinemanila International Film Festival en 2004 , et son documentaire ?The Island at the End of the World" a été élu meilleur documentaire au International Digital Film Festival en 2005. Son premier film, ?Short Film about the Indio Nacional (Or The Prolonged Sorrow of the Filipinos)? a gagné le Lino Miccichè Award au Pesaro International Film Festival,en Italie, en 2006. C'est le premier réalisateur philippin à avoir été admis à la Cinéfondation Résidence du festival de Cannes. En 2007, le Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente a présenté une rétrospective de son oeuvre. Actuellement, il est en pré-production pour son film "Independenciaé, qui a reçu le Prince Claus Film Grant au Cinemart 2007 du festival international du film de Rotterdam.